Web Oficial de Jimmy Page

Ya esta en la nube el sitio oficial de Jimmy Page

Digno de ver


Quien es John Fahey?

Hay que ser muy valiente o muy temerario para intentar revivir una canción tan encerrada como un tesoro en un museo nacional. A nadie le prestan la llave, la combinación dorada, para abrir algunas celdas. 

Fahey reunía las condiciones: tenía la destreza de los aventureros y estaba como una cabra. Era un alien. 





Nativo de Washington pero criado en Takoma-Maryland (1939), fue un niño infeliz blanco. La tristeza nunca dejó de ser su único regazo. El vientre de algunos es una fuente sucia.

Una noche de 1954 escuchó en la radio a Bill Monroe, uno de los padres del bluegrass. Un señor con traje y sombrero, pero con la piel de serpiente y las manos de río de los vecinos de Appalachia.

Años más tarde Fahey describiría el impacto de la pedrada de Monroe en un libro que deberían almacenar en la sección de poesía, How Bluegrass Music Destroyed My Life (Cómo la música bluegrass destruyó mi vida)

No había escuchado nunca bluegrass.
Yo era una niño querido. Tenía amigos. Uno más en la pandilla.
Estábamos juntos todo el día. Nos separaban para asuntos artificiales como la escuela.
Esa clase de asuntos.
Estábamos terriblemente solos. Éramos excesivamente sociales. Éramos agresivamente sociales.
Compulsivamente sociales.
Sí.
No podíamos luchar contra eso.
Divorcios. Sobre todo, divorcios.
Algunos de nuestros padres eran criminales. A veces los encerraban y no los veíamos durante una temporada.
No teníamos a nadie para aconsejarnos. Para entendernos. Para compadecernos. Para
AYUDARNOS.
Algunos de nuestros padres estaban enfermos o en el paro. Esa clase de asuntos.
Pero sobre todo divorcios.
(…)
Y aquella noche escuché a Bill Monroe.
¡Dios!
No estás a salvo en ninguna parte.
No del bluegrass.
No. 


Era un sonido horrible, enloquecido. Me volví loco, perdí la chaveta. Era lo más repugnante que había escuchado nunca. Era un ataque terrorista revolucionario a mi sistema nervioso a través de la estética.
Era más negro que el disco más negro que había escuchado.
Me mutiló. Me tiró del sofá. Tenía la boca abierta y los ojos expandidos. Me encontré a mí mismo.
Nada fue lo mismo desde entonces.
He enloquecido.


En 1959, a los 20 añitos, Fahey había grabado el primero de sus varias docenas de discos.

Firmó con un seudónimo que secundaríamos todos los melancólicos: Blind Joe Death (Joe Muerte, el Ciego). Sólo prensaron 95 copias. Él en persona vendía ejemplares en mano a los automovilistas que repostaban en la gasolinera donde trabajaba. Nada mejor que el olor a nafta para saber que debes largarte de aquí.

Al tiempo, escribió una tesis universitaria sobre Charley Patton, a quien todavía entonces nadie otorgaba el reconocimiento de fuente sucia de la que emergió toda la música.

Porque nada más que una guitarra y diez dedos separan a algunos hombres de su destino, grabó discos instrumentales en la majestuosa clandestinidad de quienes aman.

Fahey ejerció muchos y variopintos idilios: con villancicos, material funerario, polkas matrimoniales, cantos de montañeses tristes como lobos, elegías de divorcios y bautizos…

Actuaba en universidades, centros culturales, pequeños tugurios de humo y público con anteojos. Los hippies ni siquiera le hacían caso: estaban demasiado ocupados en balancear el sari.

Según la calidad y la cantidad del alcohol consumido, los conciertos eran desastrosos o actos de fe.

Desde los coches de quienes le recogían en autoestop lanzaba viejos discos desde los puentes. No necesitaba escuchar nada más y había decidido que la mejor patria para la música es un río.

Desde mediados de la década de los setenta y durante unos veinte años, Fahey malvivió, vendiendo poco a poco su colección de acetatos clásicos, ejemplares casi únicos de blues y bluegrass a 78 rpm, para poder comprar una botella más.

El último acto de expiación fue la entrega a la usura de las casas de empeño de su guitarra, la mejor acústica steel de la historia.

Sufría el virus de la fatiga crónica (Epstein-Barr, según la nomenclatura médica) y diabetes y, en 1991, fue operado de un bypass. Vivía en un motel. Había perdido el virtuosismo de sus diez dedos.

Regresó en los años noventa. Lo redescubrieron los post-punks, tan locos como él. Jim O’Rourke -el guitarrista y productor que ha trabajado con Sonic Youth, Wilco, Joanna Newsom y tantos otros- le promocionó con desinterés y simpatía. No podía entender como Fahey sufría el abandono mientras tanto mediocre era elevado a los altares.

El renacimiento impulsó un final más o menos feliz. Fahey volvió a dar conciertos, fundó en 1996 la discográfica Revenant e hizo discos tan memorables como Red Cross (2001), donde toca la guitarra eléctrica, juega a la disonancia, cruza el blues del sur con las ragas indias, improvisa a partir de líneas de Bela Bartok, toca con el instrumento desafinado y encuentra la música en el espacio abierto.

En febrero de ese año, unos días antes de cumplir 62, murió en un hospital tras una operación a corazón abierto.

En una de sus escasas visitas a Europa, dos años antes de morir, Fahey estaba anunciado para tocar en el estirado Queen Elizabeth Hall del Southbank Center de Londres. Había mucha gente con anteojos en el público.

Fahey recordó una canción de Bill Monroe en 1954 y un río en el que se hundían discos en 1968.

Afinó, sacó un pañuelo del bolsillo del pantalón, se sonó los mocos, interpretó un tema y dió por terminada la actuación diciendo:

- Creo que es hora de volver a casa.

Alice Cooper - Buenos Aires 2011


Sábado 28 de mayo de 2011, estadio cubierto Malvinas Argentinas en Buenos Aires, gracias a la muy buena onda de la gente de Rosca Izquierda que me beneficiaron con dos entradas en una ubicación privilegiada, con Andy tuvimos la fortuna de poder asistir al show de Alice Copper.
El show empezó con el grupo local Logos, excelente banda pesada, el sonido no los acompaño pero la banda puso lo que tenia que poner sobre el escenario. Destacada mención al bajista y baterista! 








una excelente ceremonia de rock teatral donde no faltó nada de lo que se esperaba de un concierto de estas características. 


Groove en tempo real - ADN



Una vibrante performance espontánea, que se recrea permanentemente, alimentada de la respuesta del público. 

Integrando la batería y el bajo en vivo, una notebook posicionada como un instrumento más, aporta el componente electrónico, y un proyector sincronizado, incorpora imágenes convirtiendo al show en un espectáculo único. 




los protagonistas...



pomo lorenzo 


Baterista y productor. Desde 1968 formo parte de Los Abuelos de la Nada junto a Miguel Abuelo y Pappo Napolitano. Pappo´s Blues, Invisible junto a Luis Alberto Spinetta y Machi Rufino, Sr. Zutano, junto a Lito Epumer, Frank Ojstersek y Juan del Barrio, Seleste, proyecyo solista de David Lebon.
Spinetta Jade, con Luis Alberto Spinetta y trabajo junto a Pedro Aznar. En 1986 se radica en España y por medio de TVE 1 trabaja con Liza Minelli, Grace Jones, Shirley McClaine, Rod Stewart, Cher, Latoya Jackson, Joe Cocker, Gloria Gaynor, Olivia Newton John, Pat Benatar, Pablo Milanes y muchos otros. Produce el disco de Billy Bond YO ME AMO. En 1994 regresa a Argentina y se incorpora en los shows de la GIRA CIRCO BEAT y luego la grabacion de EUFORIA junto a Fito Paez. Y mas tarde en la preproduccion de ABRE a cargo de PhilRamone. Junto a Andres Calamaro realiza shows como parte de ALTA SUCIEDAD TOUR. Produce y edita en 2010 el disco PRIMARIO, su albun debut en cual continua presentando con su banda propia "El DON" junto a Pablo Suarez, Javier Viñas y Guillermo de Medio. Actualmente alterna dichas presentaciones con la produccion de su segundo disco.









cesar franov 

Bajista, tecladista, productor, compositor y performer de electronica en vivo.Estilos jazz, funky y performances en vivo con notebook, bajo y teclados controlando el Ableton Live. Toco con Luis Alberto Spinetta, Fito Paez, Dino Saluzzi entre otros, tanto en la Argentina como en giras por el exterior, Europa y EEUU. Vivio en España donde comenzo su carrera como performer de Ableton Live en sesiones de chill out y funky dance electronica. Actualmente reside en la Argentina desde hace 4 meses, tocando con Americo Bellotto, jazz electronico y tambien el duo Groove Flow y el trio Beat It!, siendo estos proyectos de groove dancefloor experimental. Tambien tiene un trio como bajista de jazz junto a Alvaro Torres y Fabian Piacquadio. Toco en los ultimos meses como invitado con Fernando Kabusacki, Alejandro Franov, Wenchi Lazo, Zunga entre otros .








pablo suarez 

Bajista, Compositor y Productor 
Desarrolló su experiencia profesional junto a Daniel Alambre Gonzáles, Fabiana Cantilo, Ortega, Álvaro Torres, Roque Narvaja, Fernando Martínez, Carlos Campos, Carlos Beilin, Jue Mandinga, Midachi, entre otros. 
Realizó varias giras como bajista profesional en Colombia, Costa Rica, Panamá, Republica Dominicana, Chile, Ecuador, Nicaragua, Uruguay, Perú, El salvador, Brasil y EEUU, recorriendo los escenarios mas prestigiosos. 
Se desempeñó como director musical para MMG (Los Angeles, EEUU) 








Salio el 3º ejemplar del Magazine Blusero!!

Ya salió la 3º edición de la revista "Con Alma de Blues Magazine". 

Con Alma de Blues Magazine”, es el medio on-line de la comunidad más grande de blues de la Argentina. Es un espacio que hacemos entre todos, para compartir, conocer y expresar nuestra pasión: el Blues. 

Nuestro medio para comunicarnos, conocer músicos y artistas, relatar sus comienzos, evolución, proyectos, shows y discos de forma totalmente gratuita.

Es una revista que nace con la idea de ser un servicio integral y práctico, a las nuevas generaciones de Bluseros, a aquellos que la distancia limita de buenos materiales e información, para todos los que abrazan un mismo sentir, para los que con su espíritu docente vuelcan toda su enseñanza a favor de todos. Por eso recorramos juntos esta linda aventura donde la estrella es el Blues, en todas sus variaciones y estilos. Agradecemos enormemente a los usuarios de la comunidad blusera taringuera, por su esfuerzo, dedicación, fidelidad y por sobre todo, la pasión con que encararon este proyecto. Gracias!!. Abrazo blusero para todos!.





Escuchar musica visualmente By Azazel_umbra

Ante todo les cuento que Azazel fue un gran posteador de Taringa, el tipo era Ingeniero de Sonido y la tenia muy, muy clara con el tema. Sus Aportes a T! fueron gloriosos, un buen dia, por motivos poco claros, el tipo se rayo y borro todos sus post. Su grandeza se hizo mas grande (VLR) cuando Azazel dejo este mundo. 

De aquí en mas les transcribo sus enseñanzas 
Cariños 
Bonz 



Pensaba: “A ver, esta buena gente , asi como me supongo la mayoria de la humanidad con un reproductor de audio digital, escucha la musica con tal energia de presion en el aire que podrian practicar tiro al blanco con las corneas. Con que necesidad? O sea, esta bien, una cosa es fanatismo, o sentir ganas de que la musica te sacuda, bailar en la calle, no oir a tu jefe o a tu vieja o a tu perro, ok… se supone que son motivos tecnicamente razonables y hasta politicamente correctos. Pero, y cuando tan solo te pones los auriculares y al grito de “3, 2, 1, … Atucha !!!”le das al cosito de volumen hasta que se te pone rojo el pulgar???” 
Entonces me dije, mas bien me pregunte: Que escuchan? Que NO escuchan? Por que NO escuchan? 
Y me preocupo que muchos estuvieran tan inconscientes hasta ahora del cagadon que es el Tinnitus. 
Yo uso anteojos desde los 20. Como hace un par de años tuvieron que cambiarme la valvula mitral tengo que tomar un medicamento en particular. Uno de seis. Tiene su lado bueno jubilarte a los 40. Siempre quise ser escritor antes que musico o productor de musica, y nunca tuve coraje. Como no tengo nada mejor que hacer… 
La cosa es que el medicamento en cuestion cambio el packaging, cosa de la que no me di cuenta hasta que volvi a casa. Ni bien me percate de la diferencia, frunci el ceño, entrecerre los ojos y di vuelta la cajita en las manos. Si, el packaging al que estaba acostumbrado ahora tenia un corazoncito tipico de hello kitty antes que la silueta de un corazon cruzada por la linea de un electrocardiograma. Me encogi de hombros y la deje en el escritorio. 
Y ahi me germino el poroto en el cerebro. 
“Ponen la musica al palo porque no entienden lo que escuchan” 
Me quede cavilando la idea un buen rato. Hice un par de asociaciones mentales y me di cuenta de por donde venia la cosa. 
Asi que por eso, este post es acerca de como aprender a escuchar musica. sin necesidad de arruinarse los oidos y arruinarselos tambien a sus proximas reencarnaciones (Que los van a putear por volverlos karmicamente sordos). Va a ser un poco largo como el anterior, pero creo que va a valer mucho mas la pena a la vista del resultado final. 

Si alguien me pregunta que tecnica tengo para escuchar musica, despues de tanto tiempo de escucharla para traer comida a casa, creo que podria tardar un segundo en conciliar una respuesta. Cuando haces algo mucho mucho tiempo, te volves profesional de ello, aun cuando no sepas el marco cultural, estetico ni teorico. Por que un mecanico le da con una llave inglesa a una tuerca y no se arranca un brazo sin saber un culo de la fisica de las palancas en la mayoria de los casos? Porque lo hace durante decadas y lo primero que aprendio es como aflojar una tuerca sin acostarse con el hombro fuera de lugar. 
Yo trato de hacer una composicion mental de la banda que suena, los ordeno visualmente de acuerdo a como suenan en la pista y de ahi para adelante. 

Es una buena manera esto de oir y ver la musica. Es bastante interactiva si te descuidas. 

La cosa es, creo que a muchos les ocurre lo que me ocurrio a mi con la bendita caja de Concor 5mg. Me encontre con algo desconocido y lo primero que hice fue forzar el organismo para comprender algo intelectual. Carl Jung me daria la mano y me diria que debe ser algo enclavado en lo profundo de la psiquis y que es parte del inconsciente colectivo. Entrecerramos los ojos hasta para oir, algunos van mas lejos y te guiñan el ojo a lo Popeye. Nadie hace el “esfuerzo” de escuchar sin tratar de ver mas. 

Asi que la cosa definitivamente tiene que pasar por el hecho de que no podemos ver lo que oimos. 

Y cuando entrecerrar los ojos no funciona… le damos potencia al reproductor como si fueramos a arrancarle la energia a un submarino nuclear. Y le damos sin paz hasta quedar con los ojos fosforescentes. 

Bien, humildemente, voy a tratar de enseñarles a escuchar musica… viendola. 

Vamos a analizar que catzo es lo que comprendemos como musica. 

Cuando una cancion pasa por el proceso de mezcla, es decir, distribuir los instrumentos musicales dando preponderancia a aquellos que marcan el interes intelectual, popular y cognocitivo, reflejando una manera de presentar la musica en un formato, la intencion es la de referenciar un determinado mensaje que es la conclusion de la suma de todos los factores que componen a un tema. Esto explica por que no vas a escuchar hoy por hoy un tema donde el cantante lo escuches a la izquierda y el resto de la banda a la derecha como en los años 50 y 60. 

Cuando hablo de suma de factores, los mas convencionales son: 
RITMO 
ONDA 
MELODIA 
ARMONIA 
ENTORNO 
EMOCION 
ENERGIA 
FUERZA 
DURACION 
PROFUNDIDAD 
DINAMICA 

Y la lista sigue sin cansancio. No todos estos factores necesariamente estan incorporados en todas las canciones. 
La manera en que un ingeniero de grabacion, una banda y un productor determinan como se van a presentar todos estos factores, es lo que cohesiona la mezcla. 

Miren que importante que sera la mezcla, que un tema que te emocione hasta las lagrimas, si escuchas una mezcla que sea distinta, no te provoca nada. O viceversa. Voy a poner un ejemplo. 

Billie Jean de Michael “Pebetero” Jackson… ese tema me arranco la cabeza desde el arranque. La mezcla de Quincy Jones de ese tema era una patada en la boca. Ese bajo se te clavaba en la cabeza como una enfermedad mental. El batero machaca todo el tema y hasta te lo podes imaginar masturbandose al final de la sesion por la calentura de darle a los palos como si los quisiera hacer confesar algo. 

Escuche el remix que hicieron el año pasado. Esta barbaro. Le pusieron mucho concepto de hip hop, remasterizaron toda la base de bajo y bateria, suena como un tanque… pero ya no es mas Billie Jean. Es un tema muy prolijo que suena como ese, pero no es ESE. Ya no es mas la impresion que me provoco escuchar un tema de mierda que me arranco la cabeza como si fuera una tapita de cindor. 

Que le falto? 

Mi dedo meñique me dice que falto justamente Quincy Jones.Este tipo no juega al mis ladrillos con las estatuillas de los grammys por nada. 

Asi que lo que nos gusta del tema, no es solo la banda, el tema, la letra, la onda… Tambien es la manera en que el equipo que se mete en el estudio lo que nos permite disfrutarla y hacerla propia. 

Y que es lo que hacen estos tipos cuando se meten en un estudio de grabacion? 
Les voy a contar algo que he visto en cientos de oportunidades en diferentes estudios de grabacion aqui y fuera del pais. 

El 99.99% de los musicos, bandas, duos, orquestas… entra al estudio con un RESPETO !!!… 

Hay algo que tenes que saber cuando tenes un ingeniero de sonido, un ingeniero de masterizacion, un productor… esta gente es con la que tenes que pegar onda respeto y concentracion en 3 segundos dos quintos. Porque lo bueno que hagas, se hace comprensible a traves de ellos. Sino, que te lo explique Geroge Martin con los Beatles. 


La gente delante de la consola graba una a una todas las pistas que componen el tema. Se pasan horas poniendo los microfonos en la bateria. Cuando al productor musical se le ocurrio que cierto casco de bateria rendiria mejor, hay que volver a poner los putos microfonos. Se prueban todos los niveles de linea y de microfonos, se verifica la respuesta acustica, se toma cafe como para poder levitar sin meditar, el bajista prueba la salida a traves de los compresores para ver cuanto del rinde se pierde, el violero enchufa el rack y se busca como hacer para evitar que la induccion y las descargas electricas desaparezcan, por consola se meten los teclados, se proporcionan los microfonos para las voces, los coros, y asi con todo. Si el bajista toca con varios bajos, o el violero con varias guitarras, todo esto se chequea antes. El tecnico de grabacion distribuye en las pistas de la consola los instrumentos, los ubica espacialmente. Y dale que va. 

Eso del estudio lleno de putas y de botellas de alcohol dando vueltas por todos lados, olvidenlo, sera en hollywood, porque en el resto del mundo real, las putas consumen recursos acusticos del estudio, por lo tanto, no suelen estar adentro. Y por otro lado… chicas, si los domingos las abandonamos por el futbol, en un estudio de grabacion JAMAS quedaran embarazadas, porque nadie les dara bola. Ahora… que no se escuche un chasquido en el solo de un violero porque se arma un suicidio en masa. 

Se grabaron todas las pistas del multitrack. Se fue la banda, ahora si, si quieren, descontrolan. 

Queda entonces el laburo mas complejo que pueden imaginar. Hacer que toda esta bola de frecuencias cagandose a patadas entre si se convierta en una cancion que les guste a todos. 

Piensenlo de esta manera, imaginense que cada cosa que suena ahi, cada instrumento, cada voz, esta compitiendo por ocupar un espacio determinado en el rango total audible del oido humano. Vieron los ecualizadores? Bueno, imaginense que cada slider del ecualizador es un instrumento… 

Parece facil, pero no se preocupen, ahora se pudre todito. 

Cada instrumento ocupa mas de una banda de ecualizacion… De hecho, el bajo ocupa mas de dos tercios, un piano casi toda la banda, una guitarra ocupa con calma la mitad del espectro y asi sucesivamente. 

Logaritmicamente la ecualizacion se distribuye de una manera completamente diferente. El bajo ocupa 2/3 del espectro, contra 1/3 de los agudos. 


En la imagen se puede ver que al contrario de la distribucion lineal proporcionada de un ecualizador grafico, la distribucion real es logaritmica, donde los medios (entre 1 y 2 K) estan en realidad en el 1/3 tercio del espectro y que los otros 2/3 son predominio de los graves.

Los que leyeron el post anterior, quizas comprendan lo que les decia de la compensacion de ecualizacion que se necesita aplicar cuando se codifica un archivo en mp3 o aac. Esa es la proporcion en que se manifiesta el audio, y por eso se necesita aumentar al menos 2 db los bajos, pero solo 1 db los agudos.

Para peor, los rangos usuales que ocupan los instrumentos, como comprenderan, casi todos se superponen. Esto es MALO, CACA. Oyeron hablar de la famosa bola de ruido? Es eso, la superposicion de frecuencias.

Por que es indeseable esto? Porque si superpones frecuencias, la suma de frecuencias desarrolla armonicos, la mayoria de las veces haciendo ininteligible lo que se escucha. Imaginate que la viola deja de oirse cuando canta el vocalista, que a su vez queda mudo cuando entra el saxo…

Entonces, esta buena gente que por algo tambien se lleva sus buenos premios y si tienen suerte facturan como en el ultimo dia, dedica sus oidos a escuchar cada una de las pistas, y luego en conjunto para recortar las frecuencias que se superponen (overlap), acotando los espacios de manera tal que puedas diferenciar todos y cada uno de los instrumentos. Nunca se puede hacer perfectamente. Muchos se agarran la cabeza cuando les serruchas la ecualizacion de la viola electrica y te quieren violar el perro porque dicen que suena como el pito de un arbitro cuando un segundo antes parecia la gibson les paul de dios…

El asunto es que se elige dejar en cada pista las frecuencias fundamentales mas representativas del sonido de cada una. No siempre es perfecto, y la magia del estudio es hacer que recortados todos los excesos, se arme un collage de conjunto que en un todo le vuele la azotea a todos los que lo escuchan.

Y la mayoria de las veces, cuando el que esta haciendo eso es bueno, etico, responsable y talentoso, lo logran.

Yo recuerdo hace dos millones de años haber estado en la grabacion de un disco en los estudios microfon (principios de los 80, yo tenia pelo por la cintura y todo y no era el lama tibetano que soy ahora…) Habia un viejito que creo que se llamaba Alvarez. Era el tecnico de masterizacion. Una vuelta lo veo que esta masterizando un disco… con dos parlantes arrancados de una radio Spica. No lo podia creer. Dos parlantitos de mierda. MAL !!! Yo vendi un riñon para comprar los monitores de campo cercano.

Lo miro y el tipo me ve la cara de horror mientras estaba perilleando unos ecualizadores.

Y me dice: Si lo hago sonar bien y logro que se escuche todo en esta cagada, sabes como va a sonar en un equipo bueno?

Para mi eso fue un antes y un despues.

Y de paso, respeten a los mayores, no llegan a viejos por ser exactamente pelotudos. El tipo que te dobla en edad, por lo menos sabe el doble que vos.

Una vez que esto se resuelve, viene la otra parte del asunto, que es la que nos compete, y con esto creo que muchos de ustedes podran aprender a escuchar musica en un toque.

La mezcla espacial del audio.

La razon por la que la gente escucha la musica al palo, es concretamente porque no sabe que carajo esta escuchando ni que escuchar. El cerebro no escucha discriminando demasiado porque la verdad sea dicha, te lleva al menos 15 segundos discriminar de la manera mas burda lo que ois. El cerebro es muy rapido pero las terminales sensoriales, en comparacion, son bobas. Tenemos la capacidad sensorial calificacion 4, como una mano izquierda para los diestros y tener que escribir tu nombre 100 veces.

Para que se hagan una idea, el cerebro tarda 6 segundos en entender lo que esta mirando. Por eso puede pasar una pareja garchando en un auto a 100 por hora y ni te enteras, pero si pasa a 20 les ves hasta la marca de los condones y podes enterarte que posicion del kamasutra estan usando. (Por favor, usar globito antes, durante y despues… que hay mas bichos dando vuelta ademas del HIV y la Hepatitis., Cuidate, querete, ojito, ojete)

Asi es que la mezcla espacial del audio… Les voy a contar un secreto. Ustedes escuchan o creen escuchar la musica en el plano horizontal, de derecha a izquierda y viceversa. Pero en realidad la escuchan en los tres planos: Paneo, Altura y Profundidad.

La cosa es, si logran entender como es la distribucion aparente de la mayoria de la musica, podrian no solo disfrutar de la musica a un nivel optimo, sino que tambien pueden aprender a percibir muchas mas cosas. Si todos escuchamos musica desde edad temprana, por que solo los profesionales o semiprofesionales nos especializamos en escuchar si todos escuchamos mas o menos la misma cosa y durante la misma cantidad de tiempo? Yo no me pase las 24 hs del dia escuchando musica, te diria mas bien muchisimo menos.

Ah ah ah ah… Caray, Batman…

Imaginense esto: poder escuchar el tema integralmente pudiendo discernir la mayoria de los tramos de la musica, sus pasajes y la distribucion de los instrumentos “viendolos”mentalmente. Escuchar la musica como si estuvieras utilizando todos los sentidos disponibles capaces de interpretarla.

Vamos a por ellos.

La distribucion de la musica en un estudio de grabacion no es ni en pedo arbitraria. Responde a un sinnumero de cuestiones de orden tecnico y practico. Aunque la primer impresion es creer que la musica se representa horizontalmente como si vieras un escenario como una foto, lo cierto es que lo que se mezcla tiene bastante poco que ver con esa configuracion. Sobre todo porque la musica se mezcla en 3 dimensiones.

Cuando hablamos de distribucion de la musica, estamos hablando de la posicion inicial y basica de los instrumentos. Y tengan en cuenta que muchas veces, como resultado de lo que el productor determina como “detalle” del tema, esta distribucion puede ser fija o ser completamente movil. La viola aparece a la extrema izquierda y de pronto aparece en el centro para terminar sonando duplicada en ambos extremos de la imagen estereofonica de la pista. La voz empieza a aparecer desde lejos y de pronto queda completamente al frente.

Hay muchos recursos… pero hay muy poco espacio. Para que se hagan una idea, el campo visual directo (lo que ves mirando hacia el frente), ocupa 138 grados de arco, eso es todo lo que ves en la horizontal, pero en la vertical, ves mas o menos unos 80 grados. Moviendo los ojos naturalmente sin forzar la mirada hacia los costados y en la vertical, aumenta 26 grados el arco de vision directa.

Con el oido, el arco es aun mas restringido, sobre todo en la vertical.

El oido humano y la distribucion de los pabellones hacen que el arco sea doble, no se superpone como la vision. Muchos cientificos que se llenaron la panza con la evolucion de darwin se preguntan si el oido mamifero no tiene un funcionamiento pedorro. En ese sentido, las palmas se las llevan las langostas y los grillos, parece que el sistema auditivo es toda la cabeza y escuchan en 360 grados. Nunca te preguntaste por que un grillo deja de chiflar (de paso, el ruido lo hacen con las rodillas, los muy jetones) cuando te le acercas ni bien te acercas y no importe desde donde te le acerques? Boludos no son.

El oido tiene un arco de accion parabolica doble mas parecido a las orejas de mickey mouse que otra cosa. De hecho, Manfred Schroeder planteo en su ensayo de la psicopercepcion auditiva que para compensar el espacio que queda en el medio, el cerebro lo rellena con una percepcion aparente. Como dije en el otro post, te pones auriculares, escuchas a la izquierda, escuchas a la derecha, pero donde mierda esta la oreja central con la que escuchas en el medio? Y casi todo lo escuchas en el medio !!!
Cada vez que pienso en esto, me gustaria ser el mejor amigo de Manfred, Alguien que vaya por la vida llamandose Manfred sin avergonzarse no puede ser menos que un capo. Ojala hubiera un MSN ouija, tengo tantas preguntas para hacerle…

El alcance del oido humano es de 220 grados en la horizontal y de 35 grados hacia arriba y 70 hacia abajo.Son medidas aproximadas, larguen el transportador. Martinez de Hoz los recaga a todos. Pero debe ser lo unico bueno que tiene el muy degenerado.

Asi es que, imaginense, con esas dimensiones, no te sobra mucho espacio para poner instrumento sobre instrumento al lado de otro instrumento y ocupar el espacio completo y que todo suene sin que se te desaparezca nada.

Distribucion Panoramica:

Para que se hagan un mapeo aproximado de la musica, cuando se hace una mezcla, los instrumentos tipicos de una banda caen mas o menos todos en el mismo lugar.

Por un conjunto de leyes fisicas, el audio en los extremos tiene un volumen APARENTE mayor al del centro. Esto es logico porque el aparato humano de escuchar es extremista en el buen sentido. Por lo tanto, en los estudios de grabacion es norma reducir en 3 db el volumen de las pistas en los extremos, para tener una panoramica homogenea del sonido distribuido. Quiere decir, que mientras todo el resto del audio suena a 0dB, en los extremos, sonara como maximo a -3db, pero no nos daremos cuenta… (Vieron como les mienten a todos?)

Por otro principio fisico, las señales mas agudas son mas claras en los extremos antes que en el centro. Por lo tanto es natural que los instrumentos mas agudos queden a mitad de camino de los extremos o en los extremos directamente.

Vamos a hacer un mapa mental de como se distribuyen los instrumentos en la horizontal. Esto se llama imagen panoramica o paneo.

Nuestra pantalla visual es un rectangulo widescreen de 16 x 9, como la de una notebook widescreen, justamente. Rectangulo, bah. Dibujemos mentalmente las posiciones porque soy pesimo con los dibujos.
La distribucion que voy a usar estara dividida en cinco segmentos

EXTREMA DERECHA | DERECHA INTERMEDIA | CENTRO | IZQUIERDA INTERMEDIA | EXTREMA IZQUIERDA (sin connotaciones politicas porque de todos modos soy medio bastante anarco los dias de semana)

VOCES >>AL CENTRO
BAJO >>AL CENTRO
BOMBO >>AL CENTRO
TOMS >>DERECHA INTERMEDIA
PLATOS >>DERECHA INTERMEDIA
IZQUIERDA INTERMEDIA
HIHATS >>IZQUIERDA INTERMEDIA
GUITARRA SOLISTA >>DERECHA INTERMEDIA
IZQUIERDA INTERMEDIA
GUITARRA ACUSTICA >>EXTREMA DERECHA
EXTREMA IZQUIERDA
A VECES INTERMEDIA
GUITARRA RITMICA >>DERECHA INTERMEDIA
IZQUIERDA INTERMEDIA
(A VECES LAS GUITARRAS AL IGUAL QUE LOS COROS, SE DUPLICAN Y SE POSICIONAN EN AMBOS EXTREMOS AL MISMO TIEMPO, ESTO SE LLAMA DOUBLING Y ES UNO DE LOS EFECTOS MAS BONITOS PARA DAR “PESO” AL AUDIO)
TECLADOS >>INTERMEDIAS Y EXTREMAS DERECHA E IZQUIERDA
PIANO >>CENTRO/INTERMEDIAS
SECCIONES DE BRONCES >>CENTROS INTERMEDIAS
CUERDAS >>EXTREMAS E INTERMEDIAS
PERCUSIONES >>EXTREMAS/INTERMEDIAS
COROS >>INTERMEDIAS

Pueden encontrarse con variaciones sustanciales de estas posiciones, porque no es una ley rigida y arbitraria, pero digamos que es una convencion bastante facil de encontrar en el 90% de la musica grabada.

Distribucion en profundidad.

El responsable de la mezcla ve la grabacion como si mirase dentro de una caja de zapatos bastante profunda. Como no somos menos, nosotros le afanaremos a nuestras novias, esposas y madres la version mental de una caja de zapatos de Ricky Sarkany.

La sensacion de profundidad o de falta de ella esta dada por dos elementos, uno de ellos crucial, el otro es un efecto.

Volumen es el elemento principal. Reverberancia es el otro.

Con el volumen, puedo traer hacia adelante o llevar hacia atras un instrumento, y hacerlo en movimiento, no necesito que sea algo fijo, puedo hacer que se mueva todo el tiempo.

Lo maravilloso del volumen es que es lo que logra buena parte del sonido que esta fuera del rango auditivo de la teoria de Nyquist (Ya estan grandes como para pronunciar Naicuist, que es como Piscui, pero no.)

La teoria dice que un sonido debe sonar al doble de su resolucion por encima del limite auditivo humano para ser reproducido con todos los componentes del audio. Gracias a este exceso supuestamente inaudible, en la mezcla se puede incorporar esta gama de impresiones sensibles por llamarlas de algun modo, de manera que formen parte del sonido general. Rebotes, reflexiones tempranas, reflexiones retardadas… Vieron que a veces escuchan un tema y saben que algo esta sonando ahi atras y no tienen la mas puta idea de que es? Bueno, quizas no sepan que es, pero lo que si saben es que ahi esta. Y que en si misma es un componente artistico, porque quizas sea un sonido opaco, grave, profundo, arenoso, pero si es un tema denso, por ejemplo, un pasaje dramatico de la banda de sonido de Batman The Dark Knight (como me cague de gusto con esa pelicula y su banda de sonido tan psicotica), garpa mal. Creanme que si no existiera la teoria de Nyquist, no les conmocionaria ni un pelo. Cuando se hace un disco, hasta de lo que suena feo se le saca el jugo hasta hacerlo lindo. Porque en cualquier caso, es un universo con bordes.

En el universo de la imagen en profundidad, la convencion de las posiciones sera AL FRENTE, AL MEDIO Y ATRAS

VOCES >>AL FRENTE
BAJO >>AL FRENTE
BOMBO >>AL FRENTE
TOMS >>AL MEDIO Y AL FRENTE
PLATOS >>AL MEDIO Y AL FRENTE
HIHATS >>AL MEDIO Y AL FRENTE
GUITARRA SOLISTA >>AL MEDIO
GUITARRA ACUSTICA >>AL MEDIO
GUITARRA RITMICA >>AL MEDIO Y ATRAS
TECLADOS >>AL MEDIO Y ATRAS
PIANO >>AL MEDIO ATRAS Y AL FRENTE
SECCIONES DE BRONCES >>ATRAS
CUERDAS >>ATRAS
PERCUSIONES >>ATRAS
COROS >>ATRAS

Precioso, no? Ahora sabemos para donde escuchar cuando queremos escuchar algo en especial, pero tambien sabemos para donde escuchar si no diferenciamos los sonidos y algo se nos escapa.

Y viene el ultimo pero no por eso menos importante, la Distribucion en Altura

La distribucion en altura es algo maravilloso debido a la percepcion psicoacustica estimulada por principios fisicos.

Los sonidos agudos, por la manera en que se desplazan, tienden a moverse hacia arriba de la horizontal, y los graves hacia abajo. Esta impresion no es pareja. Y por eso los parlantes tienen los tweeters donde los tienen y los woofers estan abajo.

Les cuento a los puristas que escuchan solo con cajas acusticas. La teoria distributiva del audio implica que los Tweeters (los parlantitos chiquititos arriba del parlante que a veces tienen forma de bocina) deben ubicarse a la altura de los ojos para tener la percepcion perfecta de la distribucion en altura. Pero si no pueden colgar los parlantes a esa altura, esta bien, nadie se murio por esto. Eso si, los parlantes tienen que estar separados 1.5 veces la profundidad de las cajas acusticas de la pared o van a generar tantas reflexiones tempranas que van a multiplicar los graves hasta 5 veces la cantidad real que estan emitiendo., ademas que van a descascarar las paredes y le van a arrancar los cuadros del nieto al vecino de al lado.

Por tanto, todo lo que sea agudo va a sonar a la altura de sus cejas, y lo que sea grave va a sonar a la altura del pecho. Esto es valido tanto con parlantes como para auriculares, aunque en los auriculares tambien van a escuchar los graves en los lobulos de las orejas como si usaran pendientes.

Como la altura es un recurso oportunista de acuerdo a cuantos graves y agudos tengamos a disposicion, su utilizacion es completamente arbitraria, salvo el caso de la voz lider, el bajo y el bombo. Como tambien estamos recortando frecuencias dejando las fundamentales de cada instrumento, podes tener los tres instrumentos sonando en el mismo plano horizontal y de profundidad, pero como la voz es mas aguda que el bajo y el bombo mas grave que el bajo, la voz va a sonar arriba, el bajo en el centro y el bombo alla abajo.

Esto mismo es valido para el resto de los instrumentos. Imaginense que tienen dos guitarras acusticas en los extremos, como les sacamos todos los graves para hacer lugar en la mezcla a las frecuencias mas intermedias como la de las guitarras ritmicas, podemos tener en el mismo plano a las cuatro guitarras, dos a cada lado, una arriba de la otra, y las podremos diferenciar.

Gracias a esto las combinaciones son fabulosas… y un verdadero quilombo estrategico y logistico. No es la tercer tecnologia mas compleja porque si.

Por todo lo dicho, ahora podemos saber donde mirar para saber donde esta lo que queremos escuchar.

Les voy a dejar tarea para el hogar. Se van a bajar un disco de internet. No sera del gusto de todos, pero esta considerado el disco mejor logrado en la mezcla de todos los tiempos. Les prometo que aunque lo de ustedes sea La Renga o Aldo Monjes, les va a terminar encantando. Y van a poder aplicar esta info en un toque. Escuchenlo un par de veces, descansen y vuelvan a escucharlo de un tiron. Identifiquen donde mierda esta cada instrumento. Tienen una pila enorme de instrumentos para oir y ademas, tocan todos los genios de la musica de todos los tiempos, desde miles davis a george benson, los take six, herbie hancock, dizzy gillespie, al jarreau, y como 400 tipos mas. Back on the Block de Quincy Jones.

___________________________________________________________________________
Otro Aporte de Azazel:
http://www.taringa.net/comunidades/luciernagacuriosa/1751871/Los-Pro-y-los-Contra-del-formato-mp3.html

Gracias Azazel, nos vemos (espero que dentro de mucho) Bonz




La Muerte de la Alta Fidelidad

Un post que estuvimos recomendando hoy, me hizo recordar que tengo algo sobre este tema y tanto me apasiona., en la revista RS (edición argentina) que compre hace un par de años que la tapa era sobre la reunion de Zepp en el 2007 está este articulo muy interesante. 




ROBERT LEVINE 
Publicado en Revista Rolling Stone Argentina 
N° 118 Enero 2008 




David Bendeth 
www.davidbendeth.com 


David Bendeth, un productor que trabaja con bandas de rock como Hawthorne Heights y Paramore, sabe que los álbums que realiza son asiduamente reproducidos a través de pequeños altavoces de ordenador, por fans que están ocupados navegando Internet. Por lo que no se sorprende cuando los Sellos Discográficos piden a los Ingenieros de Mastering que trabajan en sus CD’s que expriman tanto los volúmenes que aún las partes suaves suenen fuerte. 

Desde hace una década y media, una revolución en tecnología de grabación ha modificado la manera en la que se producen, mezclan y masterizan los álbums – casi siempre para peor. “Los hacen fuertes para conseguir atención (del escucha)”, dice Bendeth. Los Ingenieros hacen esto aplicando compresión del rango dinámico, lo que reduce las diferencias entre los sonidos más débiles y los más fuertes en la canción. Como muchos de sus colegas, Bendeth cree que basarse demasiado en este efecto puede oscurecer los detalles sonoros, quitar a la música su potencia emocional y dejar a los escuchas con lo que los ingenieros llaman fatiga auditiva. “Creo que casi todo está masterizado un poco demasiado fuerte”, dice Bendeth. “La industria decidió que es un concurso de volumen.” 




Los Productores e Ingenieros lo llaman “la guerra del volumen”, y ha cambiado la forma en la que casi todo nuevo álbum de rock y pop suena. Pero el volumen no es el único problema. Programas de ordenador como ProTools, que permiten al ingeniero de audio manipular el sonido de una forma similar a la que un procesador de texto edita texto, hace que los músicos suenen artificialmente perfectos. Y los escuchas de hoy consumen una creciente cantidad de música en MP3, que elimina mucha de la información del archivo original del CD y puede hacer que la música suene pequeña o vacía. “Con toda la innovación tecnológica, la música suena peor”, dice Donald Fajen de Steely Dan, quien ha realizado algunos de los considerados discos-que-mejor-suenan” de todos los tiempos. “Dios está en los detalles. Pero ya no hay más detalles.” 

La idea de que los ingenieros hacen álbums más fuertes puede parecer extraña: ¿No controlamos el volumen por ese pote en nuestro stereo? Si, pero cada seteo de ese dial entrega un rango de volumen, desde una voz susurrada a un golpe de bombo – y empujar los sonidos hacia el tope de ese rango hace que la música parezca más fuerte. Es la misma técnica usada en televisión para que los comerciales sobresalgan por sobre los programas. Y capta la atención del escucha – pero a un precio alto. El año pasado, Bob Dylan le dijo a Rolling Stone que los álbumes modernos “tienen sonido por todos lados. No hay definición de nada, de las voces, de nada, es como – estática.” 

En 2004, la madre de Jeff Buckley, Mary Guibert, escuchó la cinta de ¾ de pulgada original de las grabaciones de su hijo, ya que estaba preparando la reedición del décimo aniversario de Grace. “Escuchábamos instrumentos que nunca se escucharon en ese álbum, como platillos tocados con dedos y el sonido de las cuerdas de las violas al ser golpeadas”, recuerda. “Me sorprendió porque fue exactamente lo que el escuchó en el estudio.” 

Para su desilusión, la versión remasterizada en 2004 falló en capturar esos detalles. Así que el año pasado, cuando Mary Guibert compiló la colección de Lo Mejor – So Real: Songs From Jeff Buckley, insisitió para que un consultor A&R independiente supervisara el proceso de reedición y pidió por un Ingeniero de Mastering que reprodujera el sonido que Buckley realizó en el estudio. “Puedes oir distintivamente los instrumentos y el sonido de la habitación”, dice ella sobre el nuevo lanzamiento. “La compresión emborrona las cosas.” 

Demasiada compresión puede ser escuchada como abarrotamiento musical; en el debut de Arctic Monkeys, la banda nunca parece tomar una pausa para recuperar el aliento. Al mantener una intensidad constante, el álbum achata los picos emocionales que usualmente destacan en una canción. “Pierdes la potencia del estribillo, porque ya no es más fuerte que las estrofas”, dice Bendeth. “Pierdes emoción.” 

El oído interno automáticamente comprime golpes de alto volumen para autoprotegerse, por lo que asociamos compresión con volumen, dice Daniel Levitin, un profesor de música y neuro ciencia de la Universidad McGill y autor de This Is Your Brain on Music: The Science of a Human Obsession (Este es tu cerebro en la Música: La ciencia de una obsesión humana). Los cerebros humanos han evolucionado para prestar particular atención a ruidos fuertes, por lo que los sonidos comprimidos parecen inicialmente más emocionantes. Pero el efecto no dura. “El disfrute en la música viene de la variación en ritmo, timbre, frecuencia y volumen”, dice Levitin. “Si mantienes alguna de estas variables constante, puede parecer monótono.” Después de unos pocos minutos, muestran las investigaciones, el volumen constante comienza a fatigar al cerebro. Aunque pocos escuchas se dan cuenta de esto de forma conciente, muchos siente la urgencia de saltar a otra canción. 

"Si limitas el rango, es simplemente un asalto al cuerpo", dice Tom Coyne, un ingeniero de mastering que ha trabajado con Mary J. Blige y Nas. "Cuando tienes 15 años, es lo más cool - estás siendo machacado. ¿Pero realmente quieres eso en un álbum entero?" 

Para el escucha promedio, un rango dinámico amplio crea una sensación de espacialidad y hace más sencillo diferenciar instrumentos individuales – como puedes escuchar en álbums recientes como Modern Times de Bob Dylan y Not Too Late de Norah Jones. “Cuando la gente tiene el coraje y la visión para hacer un disco de esa forma, los eleva de entre la multitud”, dice Joe Boyd, quien prodijo álbums de Richard Thompson y Fables of the Reconstruction de R.E.M. “Suena cálido, suena tridimensional, suena diferente. El sonido analógico, para mí, afecta más emocionalmente.” 

Los productores de rock y pop siempre han utilizado compresión para balancear los sonidos de diferentes instrumentos y para hacer que la música suene más emocionante, y las estaciones de radio aplican compresión por razones técnicas. En los días de los discos de vinilo, había un límite físico a cuán fuertes podían ponerse los niveles de graves antes de que la aguja saltara un surco. El CD puede manejar niveles de volumen más altos, aunque también tienen un limite al que los ingenieros llaman “0 dB digital”, por encima del cual el sonido distorsiona. Los álbums de pop raramente se acercaban al 0dB hasta mediados de los 90’s, cuando los compresores y limitadores digitales, que cortan los picos de las ondas sonoras, hicieron más fácil manipular los volúmenes. Albums intensamente comprimidos como (What's the Story) Morning Glory? De Oasis en 1995 setearon una nueva barrera para el volumen; las canciones eran adecuadas para los bares, coches y otros ambientes ruidosos. “En los 70’s y 80’s, se esperaba que prestaras atención”, dice Matt Serletic, antiguo ejecutivo jefe de Virgin Records USA, quien también produjo álbums de Matchbox Twenty y Collective Soul. “La música moderna debe ser capáz de captar tu atención.”, agrega Rob Caballo, que produjo American Idiot de Green Day y The Black Parade de My Chemical Romance. “Es un estilo que empezó post-grunge, para lograr esa intensidad. La idea era golpear la cara de alguien contra la pared. Puedes setear tu CD para aturdir.” 

No es sólo la nueva música la que está demasiado fuerte. Muchos álbums remasterizados sufren del mismo problema, ya que los ingenieros aplican compresión para igualarlos en la misma línea con los gustos modernos. La nueva colección de Led Zeppelin, Mothership, es más fuerte que los álbums originales de la banda, y Bendeth, quien mezcló Elvis Presley's 30 #1 Hits, dice que el álbum fue masterizado demasiado fuerte para su gusto. “Muchos audiófilos odian ese remaster,” dice, “pero la gente lo puede reproducir en el coche y es competitivo contra el nuevo disco de Foo Fighters.” 

Tanto como los CD’s suplantaron al vinilo y los cassettes, el MP3 y otros formatos musicales digitales están ráoidamente reemplazando al CD como la manera más popular de escuchar música. Esto significa más conveniencia pero pero calidad. Para crear un MP3, un ordenador samplea la música de un CD y la comprime dentro de un archivo mucho más pequeño, excluyendo información musical a la que el oído es menos sensible. Mucha de esta información que queda fuera se encuentra en los extremos de graves y agudos, lo que explica en parte porque muchos MP3 suenan chatos. Caballo dice que el MP3 no reproduce bien el reverb, y la falta de detalles en agudos lo hace sonar crispado. Sin suficientes graves, dice, “pierdes toda la pegada. Disminuye la pegada del bombo y como el altavoz es empujado cuando el guitarrista toca un acorde potente.” 

Pero no todos los archivos musicales digitales se crean iguales. Levitin dice que la mayoría de la gente encuentra que MP3 realizado en grados superiores a 224 kbps son virtualmente indistinguibles del CD. (iTunes vende musica tanto en archivos a 128 o a 256 kbps AAC – AAC es levemente superior al MP3 a un grado de compresión equivalente. Amazon vende MP3 a 256 kbps.) Aún así, “es como ir al Louvre y en vez de ver a la Mona Lisa, hay una imagen a 10 megapixeles” explica. “Siempre quiero escuchar la música de la manera en que los artistas quisieron que la escuchara. No contemplaría una pintura de Kandinsky con lentes de sol puestos.” 

Los productores incluso alteran la forma en la que mezclan los álbums ahora, para compensar las limitaciones del sonido MP3. “Tienes que ser conciente de cómo la gente va a escuchar música, y casi todos están escuchando MP3” dice el productor Butch Vig, miembro de Garbage y productor del Nevermind de Nirvana. “Algunos de los efectos se pierden. Así que a veces tienes que sobre exagerar cosas.” Otros productores creen que los CD’s intensamente comprimidos hacen mejores MP3, ya que el volumen de la música va a compensar la chatura del formato digital (N.D.T. esto es sólo una creencia; no es cierto). 

Como los movimientos tecnológicos han cambiado la manera en la que los sonidos se graban, han fomentado una perfección artificial en la música misma. La cinta analógica ha sido reemplazada en la mayoría de los estudio por sistemas digitales (ProTools, etc.) haciendo que las ediciones que en su momento requerían cortar y pegar cinta se puedan hacer fácilmente con el clic del mouse. Programas como Auto-Tune pueden conseguir que cantantes mediocres suenen con pitch perfecto, y Beat Detective hace lo mismo con baterías inconsistentes. 

"Puedes hacer que cualquiera suene profesional", dice Mitchell Froom, un productor que trabajó con Elvis Costello y Los Lobos, entre otros. "Pero el problema es que tienes algo que es profesional, pero no distintivo. Estaba hablando con un batería de sesión y le pregunté: '¿Cuándo fue la última vez que pudiste distinguir quién era el batería?' Puedes distinguir a Keith Moon o a John Bonham, pero ahora todos suenan igual." 

¿Entonces la música está condenada a sonar cada vez peor? La conciencia sobre este problema está creciendo. El festival de música South by Southwest recientemente presentó un panel titulado "¿Por qué la Música de Hoy suena como el culo? (Why Does Today's Music Sound Like Shit?)" En agosto, un grupo de productores e ingenieros fundaron una organización llamada Turn Me Up!, que propone poner pegatinas en los CD's que cumplan con los standards de Alta Calidad Sonora (N.del T.: Mastering Mansion es el primer estudio de mastering de España unido a esta organización, sumando este esfuerzo a su patente española ND Mastering - Natural Dynamics Mastering - toda vez que el cliente lo solicita). 

Pero la mayor parte de los escuchas de CD han perdido el interés en sistemas stereo de Alta Gama, mientras los sistemas de sonido surround se han vuelto más populares, y formatos de calidad superior como el DVD Audio y el SACD van disminuyendo. Bendeth y otros productores temen que los escuchas jóvenes han crecido acostumbrados a música dinámicamente comprimida y al sonido delgado, ralo, del MP3 que la batalla esté perdida. “Los CD’s suenan mejor, pero nadie los compra”, dice. “La era del audiófilo se acabó.” 


SONDEO DE OPINIONES SOBRE LA GUERRA DEL VOLUMEN: PRODUCTORES Y ARTISTA HABLAN 

Esto es lo que creo que está pasando: Todo el mundo tiene iPods, así que no puedes ponerlos (los CD’s) tan fuerte. Así que tienen un algoritmo llamado “finalizer” – no es tan nuevo, pero la manera en que la gente lo usa si lo es – y hace que tu música suene más fuerte. La gente arruinará sus álbums y CDs. Me quedé realmente sorprendido con el CD que el tipo me dio cuando lo escuché en casa – sonaba completamente loco! Era como... abortar la misión!!!!! Supuestamente sonaba bien en el iPod, pero si pones el CD en el reproductor de CDs del stereo escuchas distorsión digital. Es una gran historia en los informativos en toda Inglaterra.” 
- Kim Deal, sobre el mastering. del nuevo álbum de Breeders, Mountain Battles. 


La compresión es un demonio necesario. Los artistas que conozco quieren sonar competitivos. No quieres que tu track suene más bajo o débil en comparación. Hemos subido el umbral y no puedes retroceder." 
- Butch Vig, productor y mente maestra de Garbage. 


"Nos estamos ajustando a la forma en que las máquinas le pagan a la música. Es decisión de los robot. Solía ser decisión de las damas - ahora es decisión de los robots." 
- Donald Fagen, productor y lider de Steely Dan. 


*****


"Creo que si un vocalista está hiper-afinado, es menos personal. No siento aversión por usar Auto-Tune cuando debo. Pero creo que los escuchas lo distinguen." 
Brendan O'Brien, productor de Pearl Jam, Rage Against the Machine y The Rising and Magic de Bruce Springsteen. 

*****


"Creo que ha habido una modificación enorme en la forma en la que la gente escucha música. Solían comprar el mejor stereo que podían. Ahora quieren un iPod. Y los audiófilos se han mudado al multimedia. Pero para llevar el contenido al público, tienes que jugar con sus reglas." 
- Matt Serletic, productor de Matchbox Twenty y Collective Soul y ex jefe ejecutivo de Virgin Records. 


*****


"A los A&R les gusta la estética de la compresión porque pueden llevarla a la radio. Creen que si quieren tener un hit, tienen que gastar mucho dinero y quieren cubrir sus espaldas. Pero si piensas en los discos clásicos, ninguno de ellos está aplastado." 
- Mitchell Froom, productor de albums de Los Lobos, Elvis Costello y otros. 


*****


"Encuentro muy interesante, y creo que es instructivo, que si te enfocas en un área del negocio de la música - podrías llamarlo música para gente de más de 24 años, generalizando - y miras los últimos diez años y te fijas en los álbums que han salido de ninguna parte, que nadie ha puesto un duro detrás y han despegado, las 2 cosas que me vienen a la cabeza son Buena Vista Social Club y Norah Jones. Y esos discos fueron hechos de la manera más anticuada que puedas imaginar." 
- Joe Boyd, productor de muchos álbums de Richard Thompson y de Fables of the Reconstruction de R.E.M. 


*****


"No puedo decirte cuántas veces alguien viene, me pone algo que quiere que masterice y yo le digo: '¿Lo quieres ultra fuerte o que retenga algo de este excelente sonido?' Dirán, 'Queremos mantenerlo realmente prístino.' Al día siguiente, me llamarán y dirán: '¿Cómo es que el mío no es tan fuerte como aquél o el de más allá?' 
- Bernie Grundman, ingeniero de mastering. 

"Los Beatles o los Rolling Stones, sonaban un poco filosos o un poco chatos, pero a nadie le importa - eso era rock. Ahora si alguien está desafinado o fuera de tempo, lo tratan como a un error y lo corrigen." 
- Ted Jensen, ingeniero de mastering. 

GUERRA DEL VOLUMEN 

Desde mediados de los 90’s, los ingenieros han usado compresión dinámica para hacer que los CDs sonaran más y más fuerte. Estas ondas sonoras muestran cuán fuerte se han convertido las grabaciones contemporáneas: 

Nirvana 
"Smells Like Teen Spirit" 
Allí por 1991, aún el rock más fuerte, no era tan fuerte: "Smells Like Teen Spirit" tiene cantidad de fluctuaciones en su volumen – por lo que cuando Kurt Cobain grita, tu lo sientes. 




Arctic Monkeys 
"I Bet You Look Good on the Dancefloor" 
Este track de 2006 es un delincuente principal: La onda sonora está aplastada al límite, y se mantiene así prácticamente cada segundo de la canción ¿Todavía no te duele la cabeza? 



U2"With or Without You" (Original) 

U2"With or Without You" (Remastered) 




¿CÓMO FUNCIONA EL MP3? 
MP3 reduce el tamaño del archivo de CD hasta un 90%, con un algoritmo que elimina los sonidos a los que los escuchas son menos sensibles – incluyendo los extremos de frecuencias agudas y graves. 

¿QUÉ ES COMPRESIÓN DEL RANGO DINÁMICO? 
Este efecto de estudio reduce las diferencias entre las partes más fuertes y más débiles de una pieza musical – recientemente, los ingenieros de mastering lo han usado para asegurarse que todos los momentos de un CD suenan tan fuerte como sea posible. 


ESCÚCHALO POR TI MISMO Aquí hay 3 álbums recientes elegidos por su profundidad y rango dinámico — y 3 que están MUY fuerte. 

BIEN 
Modern Times, Bob Dylan 
Not Too Late, Norah Jones 
Raising Sand, Robert Plant/Alison Krauss 

En estos álbums, la música respira: Chequea el sonido como-en-la-vida-real del "Thunder on the Mountain." de Dylan. 

MAL 
Alright, Still Lily Allen 
Californication, Red Hot Chili Peppers 
Infinity on High, Fall Out Boy 

Estos están tan implacablemente fuertes, que el sonido está casi distorsionado. Los estribillos de "Scar Tissue" de los Peppers no suenan más fuerte que las estrofas.